45 0 4MB
Piano Complementario – Módulo 1 Libro de Piano Complementario de Gio Miranda El libro ideal para los que desean empezar desde cero. Ideal para principiantes, músicos amateur, músicos autodidactas, adolescentes. 122 páginas con 4 módulos donde se ofrece: • Módulo 1: 3 Lecciones donde se explica los principios básicos de la técnica pianística con relación a la ergonomía, digitación de escalas mayores y menores, además de la digitación perfecta de las cuatro triadas fundamentales. • Módulo 2: 4 lecciones de Blues tradicional, donde se destaca digitación de escalas de blues y pentatónica para ambas manos, estructuras de progresiones de Blues tradicional, Patrón de acompañamiento para ambas manos, ejercicios, frases o licks básicos para la improvisación en el Blues, Turnaround o frases para Intros y finales en las estructura de 12 compases. • Módulo 3: 3 lecciones de Rock básico. Tipos de Rock, Diferencias entre el Rock Straight y Rock Swing, Grooves de Rock straight y Rock Swing, Repertorio para estudio, estudio de piezas de Coldplay, The Beatles. •Módulo 4: 4 Lecciones básicas del Jazz Swing. Pianistas relevantes de jazz, lectura de las lead sheets, rol de pianista de jazz, interpretaciones de acuerdo a una melodía – armonía, melodía –línea de bajo, herramientas para la improvisación, estructuración melódica en una improvisación, Repertorio de estándares de jazz.
14 lecciones disponibles + Audios de cada ejercicios y ejemplos en un solo libro! Qué esperas? Solicítalo YA! En este archivo te Regalare las 3 primeras lecciones de este libro, si lo deseas completo contáctame por:
Correo: [email protected] Blog: http://giomirandapianista.blogspot.com/ Instagram: https://www.instagram.com/giovagm23/ 1
Piano Complementario – Módulo 1 Twitter: https://twitter.com/giovagm23
Y puedes adquirir más libros de:
2
Piano Complementario – Módulo 1
Lección 1: Introducción al piano Historia y definición Inventado en Italia por Bartolomeo Cristofori alrededor del año 1700, el piano es un instrumento musical de cuerda percutida formado por una serie de cuerdas metálicas de diferentes longitudes y diámetros, ordenadas de mayor a menor en una caja de resonancia, y una serie de teclas blancas y negras. Al ser pulsadas, dichas teclas accionan unos pequeños mazos de madera, macillos o martinetes, golpeando las cuerdas y generando el sonido. La palabra piano es una forma abreviada de pianoforte, proveniente de los términos musicales italianos piano y forte, los cuales indican "suave" y "fuerte" respectivamente, refiriéndose a las variaciones de volumen producidas en respuesta a la pulsación del ejecutante sobre las teclas. Cabe destacar que hoy en día existen tres tipos de pianos: horizontal o de cola, vertical o de pared, electrónico digitales o electromecánicos.
Anatomía del piano acústico Figura 1.1. Partes de un piano vertical o de pared
3
Piano Complementario – Módulo 1 Lo que hace particular al piano vertical es que la caja de resonancia, las cuerdas y los macillos o martinetes están ubicados, como su nombre lo indica, en posición vertical. Al contar con dicha configuración, la parte trasera del piano permite que el sonido salga sin ningún impedimento. El piano vertical también es conocido como piano de pared debido a que de forma habitual la parte de atrás se encuentra pegada a un muro. Figura 1. 2. Partes de un piano horizontal o de cola
A diferencia del piano vertical, en el piano de cola la caja de resonancia y las cuerdas están situadas de forma horizontal, es decir, paralelas al suelo. Como hemos visto anteriormente, en el piano vertical no hay obstáculo para que el sonido salga del mismo, pero en el piano de cola si lo hay. Los pianos de cola, tienen una tapa en la parte posterior, ésta debe levantarse para hacer que el sonido salga y se escuche perfectamente.
4
Piano Complementario – Módulo 1 Relación del teclado con “el grand staff” El grand staff es, básicamente, la unión de dos pentagramas con una línea invisible entre ellos, a esta línea se le conoce como C central, que sería el C4 en el piano. El pentagrama superior utiliza la clave de Sol para identificar las notas y el pentagrama inferior utiliza la clave de Fa. Como pianistas, al encontrarnos con un grand staff, debemos tocar las notas en el pentagrama superior con la mano derecha y las del pentagrama inferior con la mano izquierda. Figura 1.3. Relación del teclado con el sistema de notación musical
Ergonomía del pianista Posición de la mano Relaje los dedos y coloque la mano sobre una superficie plana con todas las yemas de los dedos apoyadas sobre la superficie y la muñeca a la misma altura que los nudillos. Es importante que la mano y los dedos formen una cúpula. Todos los dedos deben estar curvos.
5
Piano Complementario – Módulo 1 El pulgar debe apuntar ligeramente hacia abajo y doblarse ligeramente hacia los dedos, de modo que la última falange del pulgar quede paralela a los otros dedos. Figura 1.6. Posición de los dedos del pianista
La Figura 1.6 muestra los dedos ligeramente curvados, orientándose hacia abajo y alcanzando la superficie en ángulos de cerca de 45 grados. Esta configuración rizada permite que los dedos jueguen entre las teclas negras. La punta del pulgar y las otras yemas de los dedos deben formar un semicírculo aproximado en la superficie plana. Si hace esto con ambas manos una al lado de la otra, ambos dedos deben estar uno frente al otro. Esta es solo una posición inicial. Una vez que empiezas a tocar estas reglas desaparecen inmediatamente, pues es posible que tengas que estirar los dedos casi en línea recta o curvarlos más, según lo que estés tocando. Por lo tanto, aunque se deba de aprender la posición curvada ideal, la adhesión estricta a dicha configuración fija no es correcta, especialmente porque tiene desventajas significativas.
6
Piano Complementario – Módulo 1 Posición del Cuerpo La altura correcta del banco y su distancia del piano también es una cuestión de gusto personal. Para un buen punto de partida, siéntese en el banco con los codos a los lados y los antebrazos apuntando directamente hacia el piano. Con las manos en las teclas en posición de juego, los codos deben estar ligeramente por debajo de la altura de las teclas. Seguidamente, coloque las manos sobre las teclas blancas: la distancia entre el banco y el piano (y su posición de sentado) debe ser tal que los codos pierdan su cuerpo al acercarse uno al otro.
Figura 1.5. Altura y distancia entre el banco y el piano
7
Piano Complementario – Módulo 1 No se siente en el centro del banco, sino siéntese más cerca del borde delantero para que pueda plantar los pies firmemente en el piso o los pedales. La altura y la ubicación del banco son más críticas cuando se reproducen acordes fuertes. Por lo tanto, puede probar esta posición tocando dos acordes de teclas negras simultáneamente, lo más alto que pueda. Figura 1.4. Posición del cuerpo ligeramente hacia la izquierda
El peso del brazo es importante no sólo como fuerza de referencia para una ejecución uniforme y equilibrada tomando en cuenta que la gravedad es siempre constante, sino también para comprobar tu nivel de relajación. El piano fue diseñado con la gravedad como fuerza de referencia debido a que el cuerpo humano evolucionó para ajustarse muy exactamente a la gravedad, lo cual significa que la fuerza para tocar el piano es casi igual al peso del brazo. Cuando realizamos tareas complejas, tales como tocar un pasaje de piano complicado, nuestra tendencia natural es tensarnos de forma que el cuerpo entero se transforma en una masa contraída de músculos.
8
Piano Complementario – Módulo 1 Es importante señalar que al presionar las teclas, es necesario hacerlo hacia abajo y con fuerza, inclinándose un poco hacia adelante, con todo el peso de sus brazos y hombros, para emitir un sonido envolvente mas no ruidoso. Asegúrese de que los hombros estén totalmente involucrados. No se pueden hacer sonidos impresionantes usando solo las manos y los antebrazos, la fuerza debe venir de los hombros y el cuerpo. Si puedes relajar todos los músculos innecesarios y usar sólo aquellos requeridos en el momento necesario, podrás tocar extremadamente rápido, sin esfuerzo, durante largos periodos de tiempo, sin fatiga y con más fuerza de reserva de lo necesario para producir el más ruidoso sonido.
Digitación del pianista La digitación define la ubicación de los dedos que el pianista debe emplear para ejecutar un determinado ejercicio o pieza musical, ésta suele señalarse a manera de indicación en las partituras. Utilizar la digitación correcta desde el inicio del aprendizaje de una pieza te ayuda no solo a aprenderla más rápido, sino también a memorizarla de forma más simple. Con una buena digitación podrás tocar con más facilidad y fluidez. ¡Así que vale la pena el esfuerzo! La numeración de los dedos del pianista es la siguiente: Figura 1.7. Digitación del pianista
M.I. = Mano izquierda
M.D. = Mano derecha
9
Piano Complementario – Módulo 1 Tipos de memoria en la música En el proceso de aprendizaje de escalas, intervalos, acordes y obras musicales, intervienen en forma combinada varios elementos. Existen por lo menos cinco métodos básicos para memorizar:
1. Memoria auditiva Se basa en la música: la melodía, el ritmo, la expresión, la emoción, etc. Esta aproximación funciona mejor para los tipos de personas artísticas y musicales que tengan sensaciones fuertes asociadas con su música. Aquellos que poseen oído absoluto también les hará bien porque pueden encontrar las notas en el piano simplemente con recordar la música. La gente que le gusta componer también tiende a usar este tipo de memoria. La función más importante de la memoria auditiva es servir como el algoritmo de la memoria. La clave del éxito en la memorización es tener un algoritmo y saber utilizarlo. Los músicos son afortunados porque no tienen que inventar un algoritmo. ¡la música es uno de los mejores algoritmos disponibles! Ésta es la razón principal por la que los pianistas, en un concierto, pueden tocar por horas sin fallar una nota.
2. Memoria visual Esta memoria se usa para retener lo captado a través de la vista. Usted memoriza la partitura completa y realmente la representa y la lee en la mente. Incluso, aquellos que piensan que no tienen memoria visual, pueden obtenerla si la practican rutinariamente mientras estudian la pieza desde el principio. Otra forma de aproximarse a la memoria visual es comenzar a memorizar los datos generales primero, cuántos sistemas tiene la partitura y cuántos compases por sistema. Después las notas de cada compás, entonces las marcas de expresión, etcétera. Una ventaja de la memoria visual es que se puede trabajar en ella sin el piano, en cualquier momento, dondequiera. Otra ventaja es que si usted pierde la concentración a la mitad de la ejecución de una pieza, puede recomenzar fácilmente leyendo esa sección de la música en su mente. La memoria visual también permite leer por adelantado mientras toca, ayudándole a pensar por adelantado y a desarrollar la lectura a primera vista.
10
Piano Complementario – Módulo 1 3. Memoria táctil Un gran componente de su memoria inicial será la memoria de táctil, que se adquiere practicando repetidamente. La mano simplemente continúa tocando sin que realmente recuerde cada nota. La "memoria táctil" tiene por lo menos dos componentes: un movimiento reflejo de la mano que viene de tocar las teclas y un reflejo en el cerebro a partir del sonido del piano. Ambos sirven como señales para que la mano se mueva de una manera pre-programada. Por lo tanto, cuando se comienza a memorizar una nueva pieza, no hay necesidad de activar conscientemente la memoria de la mano. La memoria táctil es útil porque ayuda a memorizar a la vez que se practica una pieza. De hecho, todos deben practicar construcciones comunes, tales como escalas, arpegios, acompañamientos de Alberti, etcétera, con la memoria táctil, de modo que sus manos puedan tocarlas automáticamente, sin tener que pensar en cada nota. La memoria táctil se adquiere solamente después de muchas repeticiones y es una de las memorias más difíciles de borrar o cambiar.
4. Memoria nemotecnia La memoria nemotecnia hace referencia a un proceso intelectual mediante el cual el músico establece una asociación de ideas, conceptos o conocimientos para recordar un pasaje o ejercicio que ejecutará. Una manera de aplicarla es recordar la secuencia de las teclas y los movimientos de la mano, con la música, mientras se está tocando. Es como si tuviéramos un piano en nuestra mente. Lo ideal para desarrollar esta memoria, es memorizar manos separadas, o MS según sus siglas, y después ambas manos, o AM también según sus siglas. Entonces, cuando estemos lejos del piano, debemos tocar la pieza en la mente, primero con MS, luego con AM. Tocar en la mente, sin el piano es nuestra meta última usando la memoria nemotecnia como base. Memorizar de esta forma produce las mismas ventajas que la memoria visual más una ventaja adicional, ya que las notas memorizadas son teclas del piano en vez de marcas en una hoja del papel. Por lo tanto, no hay que traducir de las figuras musicales a las teclas.
11
Piano Complementario – Módulo 1 Esto permite tocar con menos esfuerzo si lo comparamos con la memoria visual, puesto que no hay necesidad de pasar por el proceso adicional de interpretar la partitura.
5. Memoria teórica En el nivel avanzado, el aprendizaje de la memoria del teclado es fácil porque los estudiantes han adquirido ciertos conocimientos, por lo que las lecciones teóricas le darán la mejor manera de memorizar. A diferencia de las otras memorias, la teórica tiene asociaciones más profundas porque la teoría conduce a una mejor comprensión de la música y las asociaciones son más detalladas, los pequeños detalles que usted difícilmente notó antes pueden adquirir un significado importante. Mediante el conocimiento teórico podrás identificar características principales de la composición tales como tonalidad, marca del compás, ritmo, estructura de los acordes, transiciones de los acordes, armonía, estructura melódica, etcétera. En resumen, la memoria del teclado debe ser el método principal de memoria. Debes oír la música al mismo tiempo, para que así la memoria musical sea parte de este proceso. Alista la ayuda de la memoria visual siempre que venga fácilmente, y agrega tanta memoria teórica como pueda. No has memorizado realmente hasta que sepas tocar la pieza en su mente, ésta es la única forma de puede ganar confianza para tocar musicalmente y con seguridad.
La escala mayor La escala mayor o diatónica es la más importante y la más utilizada a nivel de composición en la música popular, por lo tanto es la primera que se debe aprender como estudiante de música y piano. Esta escala está compuesta por un grupo de siete notas, el patrón para estas notas es: Tono-Tono-Semitono-Tono-Tono-Tono-Semitono. En resumen, la escala mayor, también conocida como modo jónico, está formada por siete notas, con un semitono entre el tercer y cuarto grado, y entre el séptimo y octavo grado. Es decir, tiene cinco tonos y dos semitonos. Desde cualquier punto que se comience, si seguimos este patrón obtendremos el sonido peculiar de la escala mayor.
12
Piano Complementario – Módulo 1 Digitación para las escalas mayores A continuación vemos una tabla que muestra la digitación adecuada para tocar las escalas mayores diatónicas en las doce tonalidades con ambas manos. Figura 1.8. Tabla de digitación para las 12 escalas mayores en ambas manos
Ejercicios 1: Escala mayor con sus arpegios Figura 1.9. Escala y arpegio de C
Audio 1.1. Escala y arpegio de C
13
Piano Complementario – Módulo 1 Figura 1.10. Escala y arpegio de G
Audio 1.2. Escala y arpegio de G
Note que en los ejercicios anteriores la digitación para cada nota aparece arriba o debajo de cada figura musical. Estamos empleando solamente dos escalas mayores (C y G mayor), en dos octavas, terminando con el arpegio de la tríada principal de las mismas. En el estudio de las escalas lo más importante es apoyarse en la gran ventaja del pulgar con respecto a los demás dedos. Sin duda alguna el pulgar tiene mayor riqueza muscular, sobrepasando en mucho la de los otros dedos, lo que condiciona su superior movilidad y fuerza sonora, aparte de su independencia. Por ejemplo, note el patrón de las escalas en la MD es 123 luego 1234, entre estos dos grupos el pasaje del pulgar es de gran importancia para poder mantener la simetría en la ejecución de las notas. Ahora cuando desciende es 54321 luego 321. El dedo tres, el medio, pasa por arriba del pulgar apoyándose del mismo para poder realizar el movimiento de la mano con gran facilidad. Es fundamental tocar todas estas escalas atendiendo al pasaje de los dedos, para así producir una ejecución totalmente impecable.
14
Piano Complementario – Módulo 1 Ejercicios 2: Escala menor eólica con sus arpegios Figura 1.11. Escala y arpegio de Am
Audio 1.3. Escala y arpegio de Am
Figura 1.12. Escala y arpegio de Em
Audio 1.4. Escala y arpegio de Em
15
Piano Complementario – Módulo 1 En estos ejercicios de escalas menores eólicas de Am y Em aplicaremos el mismo procedimiento de las escalas mayores, que vendrían siendo los relativos menores de C y G mayor. Una forma más práctica de ver esta escala es visualizarnos tocando la misma escala mayor desde su sexto grado, así se obtiene la escala menor eólica. Por esa razón la armadura de clave entre sus relativos se mantiene, y en estos casos la digitación usada también es la misma.
Rutinas de práctica Con respecto a la ergonomía en el instrumento: Encuentra una altura adecuada para sentarte, de modo que los codos estén al mismo nivel que las teclas. Siéntate siempre en posición vertical, nunca debes sentarte con las piernas cruzadas. Los brazos nunca deben estirarse o estrecharse. Ejecuta el movimiento a través del teclado con una sensación de "pincelada" en el cuerpo. En conclusión, el objetivo es utilizar la menor potencia y esfuerzo posible en la ejecución, incluso durante los momentos más fuertes de una canción. Durante el estudio de las escalas cada pasaje debe repetirse muchas veces pues la repetición es la mejor forma de memorizar. Por lo tanto, no tiene sentido no memorizar mientras se estudia, especialmente porque resulta ser la manera más rápida de aprender Programa tu tiempo de práctica en una rutina Se consistente. 45 minutos cada día son más productivos que practicar cinco horas los domingos o antes del día que te corresponda ver clases Planifica la sesión de práctica. Tener objetivos para cada semana permite un enfoque claro durante el tiempo de práctica Es importante destacar el estudio con manos separadas (MS), ya que es la única forma de incrementar rápidamente la velocidad con control y sin encontrar problemas.
16
Piano Complementario – Módulo 1 El metrónomo debería usarse sólo brevemente para comprobar el tempo, velocidad y ritmo. Si lo usas en exceso puedes encaminarte a la pérdida de tu ritmo interno, musicalidad, e incluso a dificultades biofísicas por exposición excesiva a repeticiones rígidas, por lo que tu cerebro comenzará a contrarrestar al clic del metrónomo y puede ser que o bien no escuches el clic o lo escuches en el momento incorrecto Para poder memorizar y tocar bien debemos estudiar lentamente, incluso después de poder tocar la pieza con facilidad a la velocidad real
17
Piano Complementario – Módulo 1
Lección 2: Triadas y acordes de séptima Cifrado americano Conocido también como el sistema de notación musical anglosajón, el cifrado americano es una herramienta práctica que utiliza las letras del alfabeto para hacer referencia a las notas y a los acordes. Figura 2.1. Sistema de notación musical anglosajón
Figura 2.2. Tabla de acordes y su nomenclatura en el cifrado americano
18
Piano Complementario – Módulo 1 Las cuatro triadas fundamentales Una triada es un acorde de tres notas, usualmente formado por intervalos de terceras; tónica, tercera y quinta. Existen cuatro combinaciones posibles y cada una forma una tríada distinta: Triada mayor: formado por un intervalo de tercera mayor con tercera menor. Figura 2.3. Triada de C en posición fundamental
Triada menor: formado por un intervalo de tercera menor con tercera mayor. Figura 2.4. Triada de Cm en posición fundamental
Triada disminuida: formada por dos intervalos de tercera menor. Figura 2.5. Triada de C° en posición fundamental
Triada aumentada: formada por dos intervalos de tercera mayor. Figura 2.6. Triada de C+ en posición fundamental
19
Piano Complementario – Módulo 1 El nivel más básico de la armonía se encuentra en las triadas. Recuerda que se necesitan al menos tres notas para formar un acorde, por lo tanto, las triadas son el primer conjunto de acordes que encontrarás en la agrupación de notas. Las triadas añaden una gran cantidad de textura y sonidos nuevos a la interpretación en el piano, la importancia de aprender a crearlas radica en que mediante ellas tendrás todo un nuevo mundo de posibilidades musicales para ti.
Inversiones de triadas Podemos invertir un acorde según el número de notas que posea, como una triada está conformada por tres notas podemos obtener de ella dos inversiones más la posición fundamental. Básicamente, las inversiones se obtienen pasando la nota más grave de la triada que se esté tocando a la siguiente octava. Por ejemplo, tenemos la tríada de C mayor en posición fundamental (C-E-G), aplicando la definición anterior nos quedaría la primera inversión de la manera siguiente: E-G-C y la segunda inversión: G-C-E. Al tocar las inversiones notarás que las notas son iguales aunque en diferente orden. Sin embargo, el sonido se ha invertido, por ende no es exactamente el mismo, esto ayudará a que cualquier pieza musical que ejecutemos con el piano suene muchísimo mejor al hacer una transición entre un primer acorde y un segundo. El punto principal de las inversiones es evitar los saltos en el piano, si usted tiene dos acordes, C y G por ejemplo, y los toca en posición fundamental, la distancia entre ellos será de una quinta, lo que lo hace un tanto engorroso, sobre todo cuando se está tocando una obra musical de tempo rápido. Ahora, si empleas las inversiones evitarás este cambio tan brusco y podrías ejecutar C en segunda inversión, (G-C-E), y G en posición fundamental, (G-B-D), o C en posición fundamental, (C-E-G), y G en primera inversión, (B-D-G). Ejecuta al piano estos ejemplos y verás cómo puede pasar de un acorde a otro de manera más fácil y serán más agradables al oído.
20
Piano Complementario – Módulo 1 A continuación veremos dos ejemplos de las posibles inversiones de los cuatro tipos de triadas: Figura 2.7. Triadas de C con sus inversiones
Audio 2.1. Triadas de C con sus inversiones
Figura 2.8. Triadas de G con sus inversiones
Audio 2.2. Triadas de G con sus inversiones
21
Piano Complementario – Módulo 1 Digitación para las triadas A continuación se muestra una tabla con las digitaciones comúnmente usadas para tocar las triadas, en el piano, con sus respectivas inversiones y con ambas manos: Figura 2.9. Tabla de digitación para las cuatro tríadas fundamentales
Triadas diatónicas: Modo mayor Si construimos triadas en cada grado de la escala principal y permanecemos dentro de las restricciones de la escala, crearemos triadas diatónicas, que son la base armónica de muchos estilos contemporáneos. Se denominan triadas diatónicas porque pertenecen directamente a la escala, cualquier combinación de estas triadas en una progresión sonará bien. La inmensa mayoría de la música popular se reduce a esa armonía básica y el resto tiene su base en este concepto. Por esta razón no solo se debe aprender a tocar la escala sino también estudiar su armonización. Figura 2.10 muestra el comportamiento armónico de cada grado en el modo de la escala mayor:
22
Piano Complementario – Módulo 1 Figura 2.10. Función armónica de los modos en la escala mayor.
Las Figuras 2.11 y 2.12 indican las triadas diatónicas encontradas dentro de las escalas C mayor y G mayor:
Figura 2.11. Triadas diatónicas de C
Audio 2.3. Triadas diatónicas de C
23
Piano Complementario – Módulo 1 Figura 2.12. Triadas diatónicas de G
Audio 2.4. Triadas diatónicas de G Relacionando las triadas anteriores con las cuatro tipos de Triadas Fundamentales, tenga en cuenta que las Triadas Mayores se construyen a partir de los grados de escala principal I, IV y V, y las tríadas menores se construyen a partir de los grados de la escala II, III y VI, y finalmente se construye una triada disminuida en el VII grado de la escala. La triada aumentada no aparece en ninguna parte de la serie diatónica.
Acordes de séptima Al agregarle una tercera a cualquiera de las triadas mencionadas anteriormente obtendremos un acorde de séptima. El nombre se debe al intervalo de séptima que se forma con relación a la tónica. Al igual que las triadas, podemos construir un acorde de cuatro notas sobre cada grado de la escala mayor, lo cual nos dará como resultado cuatro especies distintas: 1. Acorde de séptima mayor: formado por una triada mayor más una 7ª mayor. Se genera en los grados I y IV de una escala mayor.
Figura 2.13. Acorde de séptima mayor de C en posición fundamental
24
Piano Complementario – Módulo 1 2. Acorde de séptima dominante: formado por una triada mayor más una 7ª menor. Se genera en el V grado de una escala mayor. Figura 2.14. Acorde de séptima dominante de C en posición fundamental
3. Acorde de séptima menor: formado por una triada menor más una 7ª menor. Se genera en los grados II, III y VI de una escala mayor. Figura 2.15. Acorde de séptima menor de C en posición fundamental
4. Acorde semidisminuido: formado por una triada disminuida más una 7ª menor. Se genera en el VII grado de una escala mayor. Figura 2.16. Acorde semidisminuido de C en posición fundamental
Al tocar los acordes con séptima, notará que el sonido de cada uno es particular, esto ayuda a romper con la simetría en la composición de la música y a jugar con las sensaciones, por ejemplo el acorde con séptima mayor brinda una sensación de tranquilidad en la música, mientras que el acorde con séptima menor, o acorde dominante, aporta más tensión a la
25
Piano Complementario – Módulo 1 misma, por eso es muy común que después de un acorde dominante se resuelva a un acorde de séptima mayor.
Inversiones de acordes con séptima Al igual que en las triadas, podemos generar inversiones en los acordes con séptimas para producir nuevas sonoridades y crear una mejor conducción de voces entre las progresiones de acordes. Como un acorde de séptima está conformado por cuatro notas, podemos obtener de éstos tres inversiones más la posición fundamental. A continuación veremos algunos ejemplos de las posibles inversiones de acordes con séptima:
Inversiones de séptimas dominantes Figura 2.17. Acordes de séptima dominante con sus inversiones en C
Audio 2.5. Acordes de séptima dominante con sus inversiones en C
Figura 2.18. Acordes de séptima dominante con sus inversiones en G
Audio 2.6. Acordes de séptima dominante con sus inversiones en G
26
Piano Complementario – Módulo 1 Inversiones de séptimas mayores Figura 2.19. Acordes de séptima mayor con sus inversiones en C
Audio 2.7. Acordes de séptima mayor con sus inversiones en C
Figura 2.20. Acordes de séptima mayor con sus inversiones en G
Audio 2.8. Acordes de séptima mayor con sus inversiones en G
Digitación para los acordes de séptimas A continuación se muestra una tabla con las digitaciones comúnmente utilizadas para tocar los acordes de séptimas con sus respectivas inversiones en ambas manos: Figura 2.21. Tabla de digitación para los acordes de séptimas dominantes y mayores
27
Piano Complementario – Módulo 1 Estudio de acordes: ataque de acordes Practicar la ejecución precisa de acordes es el primer paso para aplicar el ataque de acorde. Practiquemos con el acorde de C, Do-Mi-Sol, para la M.I. El método del peso del brazo es la mejor forma de conseguir precisión y relajación. Ubica tus dedos sobre las teclas para tocar Do-Mi-Sol. Relaja tu brazo y el cuerpo entero, mantén tu muñeca flexible, eleva la mano entre 5 y 20 centímetros sobre las teclas usando las distancias menores al principio y, simplemente, deja que la gravedad haga caer tu mano y dedos como una sola unidad, no muevas los dedos. Relaja las manos completamente durante la caída, y entonces "activa" tus dedos y la muñeca en el instante del impacto con las teclas y deja que la muñeca se flexione ligeramente para amortiguar el impacto del descenso y de la presión de las teclas. Dejando que sea la gravedad la que haga bajar tu mano, estás basando tu fuerza o sensibilidad a una fuerza constante. La sensación debe ser que tocas desde tus hombros y brazos, no con tus yemas. Cuando puedas tocar esto suavemente, relajado, rápido, y sin ninguna sensación de fatiga, habrás realizado progresos. Asegúrate de estar tocando acordes perfectos, lo que significa que todas las notas deben descender al mismo tiempo, porque sin esta clase de sensibilidad no dispondrás de la precisión requerida para tocar rápido. Es importante practicar lentamente porque es esa la forma en la que puedes ejercitar la precisión y relajación. La precisión mejora con mayor rapidez a bajas velocidades.
Rutinas de Práctica Observe bien las tablas de digitaciones descritas en la lección, toque cada triada y acorde con séptima siguiendo esas indicaciones con ambas manos, puede practicarlas en conjunto o tocar cada nota por separado, como un acorde quebrado Practique las escalas diatónicas en triadas y séptimas en orden ascendente y descendente aplicando las digitaciones ya mencionadas anteriormente
28
Piano Complementario – Módulo 1 Estudie las inversiones de triadas y acordes con séptima por separado, y luego úselas en progresiones armónicas comunes como: I – V – VI – IV Tome un acorde al azar y trabaje detalladamente el “ataque de acorde”, siga cada paso al pie de la letra, sin duda mejorará el desarrollo y la sonoridad al ejecutar los acordes en el piano Una vez domine las triadas y séptimas en las tonalidades de C y G mayor, trabájelas en otras tonalidades comunes como D ó F mayor
29
Piano Complementario – Módulo 1
Lección 3: Fundamentos para la técnica ¿Qué es la técnica pianística? La técnica pianística es la habilidad de ejecutar millones de pasajes en el instrumento, por tanto no es una destreza, sino el agregado de muchas habilidades. La tarea de adquirir esta técnica se reduce pues a resolver el problema de cómo adquirir tantas habilidades distintas en poco tiempo. La maravillosa noticia es que las habilidades pianísticas pueden aprenderse en poco tiempo empleando los procedimientos de aprendizaje correctos. Estas habilidades se adquieren en dos fases: 1. Descubrir cómo se mueven dedos, manos, brazos, etcétera 2. Acondicionar músculos y nervios para ejecutar los movimientos descritos anteriormente. Esta segunda fase está relacionada con el control, no con el desarrollo de fuerza o resistencia atlética Adquirir la técnica es un proceso de desarrollo de nuevas y más veloces conexiones neuronales más veloces para determinados movimientos y funciones de memoria, y para “hablar el lenguaje de la música”.
Ejecución Mental ¿Cómo "hacen música" los músicos? Ya sea que compongamos música o toquemos un instrumento, toda la música se debe originar en el cerebro del artista. Podemos ciertamente apagar la conciencia y tocar el piano de memoria después de bastante práctica, una manera totalmente incorrecta de hacer música porque el nivel que resulta será deficiente. Muchos pianistas tienen la falsa idea de que el costoso y enorme piano de cola para concierto produce su propio sonido con su música característica y por lo tanto debemos entrenar a nuestros dedos para que aprendan a tocar el piano. Pero el cerebro humano es por mucho más complejo y superior a cualquier dispositivo mecánico en términos de la musicalidad.
30
Piano Complementario – Módulo 1 El cerebro no tiene las limitaciones de la madera, del fieltro, y del metal. Por lo tanto, es más importante entrenar al cerebro que a los músculos de los dedos, especialmente porque cualquier movimiento de estos se origina como un impulso nervioso en el cerebro. La respuesta a la pregunta anterior es lo que llamaremos la Ejecución Mental, o EM. La EM se refiere al proceso de imaginar la música en la mente, o incluso realmente tocarla en un piano imaginario. La EM controla prácticamente todo que hacemos en la música, desde el proceso de aprendizaje hasta la memorización, el oído absoluto, la ejecución, la composición, la teoría de la música, la interpretación, etcétera. La EM también ayuda a aprender el piano en un millar de maneras, por ejemplo. Debido a que puedes realizar la EM lejos del piano, puedes efectivamente doblar o triplicar el tiempo de práctica usando la EM aun cuando no esté disponible un instrumento. Beethoven y Einstein parecían a menudo distraídos porque estaban ocupados con la EM durante la mayoría de sus horas de vigilia.
Estudio con manos separadas (MS): adquisición de técnica Prácticamente el 100% del desarrollo técnico se logra estudiando con manos separadas. o MS, por lo que no debemos intentar desarrollar técnica de dedos/manos con ambas manos, o AM, pues eso es mucho más difícil, consume mucho tiempo y es peligroso. Una manera de estudiar cualquier lección o ejercicio es escoger dos pasajes pequeños, uno para la mano derecha, o MD, y otro para la izquierda, o MI. Se estudia con la MD hasta que empiece a cansarse, entonces cambiamos a la MI. Cambiamos cada 5 o 15 segundos, antes de que la mano en descanso se vuelva perezosa, o antes de que la mano que está trabajando se canse. Si elegimos el intervalo de descanso adecuado, descubriremos que la mano descansada está deseosa de tocar. Evitemos tocar cuando la mano está cansada, pues eso conduce a la tensión y los malos hábitos. Al no estar familiarizados con el estudio con MS, tendremos paulatinamente una MI más débil. En ese caso, es menester dar más trabajo a la MI. ¡Con este esquema, podemos estudiar realmente el 100% del tiempo, sin cansar nunca las manos al hacerlo!
31
Piano Complementario – Módulo 1 Ejercicios de extensión para los dedos La habilidad física de los dedos de un pianista, denominados por las exigencias del repertorio interpretado, necesitan una formación especial. El desarrollo de fuerza y disociación de los movimientos de los dedos caracterizan técnicamente a un pianista formado de manera adecuada. Los ejercicios de extensión para los dedos están dispuestos para dar la mayor flexibilidad posible a los dedos y la mano. Para obtener los mejores resultados, debemos practicar con moderación y solo por períodos cortos, trabajando muy despacio y con mucha atención. No será necesario exagerar la unión de las notas, sino prestar estricta atención al contacto del dedo con la tecla, escuchar con atención y extraer del piano una sonoridad redonda y completa. La mano debe sostenerse ligeramente, y la muñeca, el brazo y el cuerpo estar libres de toda contracción.
Ejercicio 1: Extensión para los dedos Figura 3.1. Ejercicio para extensión de los dedos
32
Piano Complementario – Módulo 1
Audio 3.1. Ejercicio para extensión de los dedos
Escala cromática La escala cromática está compuesta por doce sonidos separados entre sí por un intervalo de semitono, es tan simple como esto. Por ejemplo, digamos que usted quiera construir esta escala a partir de la nota C, quedaría de la siguiente manera: C, C#, D, D#, E, F, F#, G, G#, A, A#, B y C. Esto sucedería en orden ascendente, en orden descendente tocaría las mismas notas, excepto que algunas de éstas serían equivalentes enarmónicas, lo que significa que son las mismas notas con diferentes nombres. Entonces, la escala cromática en orden descendente quedaría así: C, B, Bb, A, Ab, G, Gb, F, E, Eb, D, Db y C. Aunque la escala cromática no es comúnmente utilizada en toda su longitud en contextos musicales, en el ámbito de la música popular, el cromatismo, es decir, la utilización de fragmentos en semitonos, es usado especialmente para crear tensión entre una nota y otra aplicando lo que se conoce como notas de paso.
Escala cromática en dos octavas La escala cromática es la que exige menos al pianista en términos de digitación, pues se trata de la ejecución sucesiva de las teclas del piano, sean blancas o negras. El punto que debe tenerse claro es que la disposición de estas teclas en el teclado no es homogénea. Debido a nuestro sistema musical occidental, no hay tecla negra entre las notas E y F, así como entre B y C. Aquí un ejemplo de cómo se tocaría la escala cromática en octavas con ambas manos:
33
Piano Complementario – Módulo 1 Figura 3.2. Escala cromática en octavas
Audio 3.2. Escala cromática en octavas En resumen, la digitación para la escala cromática, partiendo desde C, es la siguiente:
34
Piano Complementario – Módulo 1 Figura 3.3. Tabla de digitación para la ejecución de la escala cromática para ambas manos
Escala de tonos enteros A diferencia de la escala cromática, formada por semitonos, la escala hexatónica está compuesta por intervalos de seis tonos enteros. A menudo, esta escala es aplicada en el Jazz para improvisar sobre acordes dominantes, debido a la tensión que ésta produce. Básicamente, existen dos tipos de escala de tonos enteros, estas serían la escala de C: C, D, E, F#, G#, A# y la de B: B, C#, D#, F, G, A, B. Esto se debe a que sin importar el punto del que se parta para construir la escala de tonos enteros, siempre nos encontraremos algunas de estas notas. A continuación, una tabla con la digitación de esta escala partiendo desde las doce tonalidades. Figura 3.4. Tabla de digitación de la escala de tonos enteros para la mano derecha en todas las tonalidades
35
Piano Complementario – Módulo 1
Como básicamente existen dos escalas de tonos enteros, a continuación se muestran dos ejemplos de cómo tocar éstas en dos octavas con ambas manos:
Escala de tonos enteros de C mayor para ambas manos Figura 3.5. Escala de tonos enteros en C mayor
Audio 3.3. Escala de tonos enteros en C mayor El patrón básico para tocar esta escala sería: MD 12-1234-12-1234 y MI 321-4321-21-4321
36
Piano Complementario – Módulo 1 Escala de tonos enteros de B mayor para ambas manos Figura 3.6. Escala de tonos enteros en B mayor
Audio 3.4. Escala de tonos enteros en B mayor
El patrón básico para tocar esta escala sería: MD 123-123-1234 y MI 4321-321-321-321
Interpretación: Lectura a primera vista Antes de interpretar una nueva pieza musical, se revisan rápidamente los siguientes aspectos:
Signo de compás Armadura de clave Alteraciones ajenas a la armadura de clave Cualquier ritmo o elemento que pueda representar un desafío
37
Piano Complementario – Módulo 1 A menudo, observar estos ritmos y pensar en ellos durante una fracción de segundo es suficiente para eliminar cualquier problema que puedan crear. A continuación, algunos aspectos a considerar para la lectura a primera vista: 1. Antes de comenzar a tocar, mentalizar y establecer un tempo específico 2. Una vez que la lectura ha dado comienzo, no detenerse. El tempo debe permitir la lectura “adelantada”, es decir, hacia adelante. La velocidad no es esencial 3. Mantener los ojos en la música. Es imposible desarrollar una buena sensación para el teclado cuando los ojos siempre están mirando los dedos. Además, lleva mucho tiempo mirar constantemente hacia arriba y hacia abajo. Como resultado de este hábito se corre el riesgo de que, al leer a primera vista, no se pueda mantener un ritmo constante 4. Practicar todos los días
Rutinas de práctica Cada vez que vaya a practicar una obra musical aplique la técnica de la ejecución mental, notará que al dominarla mentalmente primero le hará más fácil tocarla el piano
Desarrolle el hábito del estudio con MS en cada ejercicio o pieza musical que vaya a interpretar, para que así pueda ahorrar tiempo y a su vez pueda mantener ambas manos al mismo nivel técnico
Practique cada ejercicio descrito en esta lección con un tempo de 60 a 80 bpm con MS, luego junte las manos cuando se tenga completamente dominado por separado
No se apresure a tocar los ejercicios rápidos, lo primordial es trabajar la limpieza en la ejecución y obtener un buen control entra ambas manos
38
Piano Complementario – Módulo 1
39